• Très belle et ancienne coupe Empire DLG de Pierre-Philippe Thomire, décor de cygneTrès belle et ancienne coupe Empire DLG de Pierre-Philippe Thomire, décor de cygne

    Très belle et ancienne coupe Empire DLG de Pierre-Philippe Thomire, décor de cygne

    2600,00 
    La pièce que vous avez sous les yeux est une véritable merveille d’artisanat, une coupe en bronze doré qui semble tout droit sortie d’un atelier d’art du XIXe siècle.
    Cette coupe, avec son réceptacle en verre de couleur violine, est un exemple parfait de l’élégance et du raffinement qui caractérisaient les créations de l’époque.
    Le bronze doré, matériau noble et précieux, a été travaillé avec une minutie et une précision qui témoignent du savoir-faire exceptionnel de l’artisan.
    Chaque détail est soigneusement ciselé, offrant une richesse visuelle qui capte immédiatement le regard.
    Le décor principal de cette coupe est un cygne majestueux, symbole de grâce et de pureté, qui semble glisser sur une eau imaginaire.
    Les plumes du cygne sont représentées avec une telle finesse qu’elles semblent presque réelles, chaque ligne et chaque courbe étant parfaitement rendues.
    Le style de cette coupe évoque immédiatement le travail de Pierre-Philippe Thomire, un maître orfèvre et bronzier français dont les créations ont marqué l’histoire de l’art décoratif.
    Thomire était connu pour son habileté à combiner des éléments classiques avec des motifs plus modernes, créant ainsi des pièces intemporelles qui continuent de fasciner les amateurs d’art et les collectionneurs.
    La coupe elle-même est un chef-d’œuvre de design.
    Sa forme élancée et ses proportions harmonieuses en font un objet à la fois fonctionnel et esthétique.
    Le réceptacle en verre violine ajoute une touche de couleur et de contraste, rehaussant encore la beauté de l’ensemble.
    Le verre, probablement soufflé à la main, présente une teinte riche et profonde qui complète parfaitement le bronze doré.
  • Bamoun statue africaine Corne cérémonielle Royale CamerounBamoun statue africaine Corne cérémonielle Royale Cameroun

    Bamoun statue africaine Corne cérémonielle Royale Cameroun

    480,00 
    La statue que je vous présente est une corne cérémonielle royale du peuple Bamoun, originaire du Cameroun.
    Cette pièce en bronze est bien plus qu’un simple objet décoratif; elle incarne un symbole de pouvoir et de prestige au sein de la culture Bamoun.
    Utilisée lors des cérémonies importantes à la cour royale, cette corne témoigne de l’importance des traditions et de la hiérarchie dans cette société.
    La statue mesure environ 45 cm de hauteur et se distingue par ses détails minutieux et ses motifs complexes.
    Le bronze, matériau noble et durable, a été choisi pour sa capacité à résister au temps et à symboliser la permanence du pouvoir royal.
    Les artisans Bamoun ont mis tout leur savoir-faire dans la création de cette pièce, en y intégrant des éléments qui représentent des figures royales ou des ancêtres vénérés.
    Les motifs gravés sur la corne ne sont pas seulement esthétiques; ils racontent des histoires et transmettent des valeurs culturelles.
    Chaque symbole a une signification précise, souvent liée à la royauté, à la sagesse, ou à la protection.
    Par exemple, les motifs géométriques peuvent symboliser l’ordre et l’harmonie, tandis que les figures humaines ou animales peuvent représenter des ancêtres ou des esprits protecteurs.
  • VENDU
    Coupe Tazza troubadour romantique bronze doré bacchus vin érotisme 19eCoupe Tazza troubadour romantique bronze doré bacchus vin érotisme 19e

    Coupe Tazza troubadour romantique bronze doré bacchus vin érotisme 19e

    Présentation de la Coupe Tazza Troubadour Romantique en Bronze Doré :
    Nous avons le plaisir de vous présenter une pièce exceptionnelle de l’art décoratif du XIXe siècle : une coupe Tazza troubadour romantique en bronze doré.
    Cette œuvre d’art est un véritable chef-d’œuvre qui célèbre l’érotisme, le vin et la mythologie à travers des détails sculpturaux d’une finesse remarquable.
    Description de la Coupe
    La coupe Tazza que nous vous proposons est un exemple parfait de l’artisanat du XIXe siècle, une époque où l’art et la mythologie se mêlaient pour créer des objets d’une beauté intemporelle.
    Le plateau de cette coupe est orné en son centre d’une scène bacchanale, où un demi-tonneau de raisins est entouré de Noé, accompagné de cinq amours et d’une femme. Cette scène centrale est un hommage à Bacchus, le dieu du vin et de la fête dans la mythologie romaine.
    Autour de ce médaillon central, une procession sans fin de personnages animés se déploie.
    On y voit des soldats, des hommes et des femmes, Bacchus lui-même chevauchant un âne, et même un roi sur un chariot tiré par une lionne, accompagné d’un satyre.
    Les personnages sont représentés dans diverses activités : certains marchent, d’autres boivent, dansent ou jouent de la musique.
    Cette scène animée capture l’essence des festivités bacchanales, où la joie et l’abandon règnent.
    Le dessous du plateau est tout aussi fascinant, avec plusieurs médaillons représentant des personnages et des inscriptions plus ou moins érotiques.
    Ces détails ajoutent une dimension supplémentaire à la coupe, enrichissant son caractère narratif et symbolique.
    Le pied de la coupe est magnifiquement sculpté avec des mascarons, des têtes de béliers et des enfants, ajoutant une touche de fantaisie et de mystère à l’ensemble.
    Chaque détail est soigneusement travaillé, témoignant de l’habileté et de la créativité de l’artisan.
  • Sculpture en bronze patiné " les artisans du Burkina Faso " Femme assise et son enfantSculpture en bronze patiné " les artisans du Burkina Faso " Femme assise et son enfant

    Sculpture en bronze patiné  » les artisans du Burkina Faso  » Femme assise et son enfant

    650,00 
    Cette sculpture est une œuvre d’art en bronze massif patiné, exprimant une profondeur émotionnelle et une beauté intemporelle.
    Elle représente une femme assise, dont la posture dégage une sérénité et une force tranquille.
    L’enfant, allongé sur le sol et reposant sur ses jambes, ajoute une dimension de tendresse et de protection à la scène.
    Cette pièce est non seulement un témoignage de l’artisanat, mais aussi une fenêtre sur la culture et les traditions des artistes du Burkina Faso.
    La qualité de cette sculpture est remarquable, chaque détail étant soigneusement travaillé pour capturer l’essence de la relation maternelle.
    La patine du bronze ajoute une richesse visuelle, avec des nuances qui varient du vert profond au brun doré, reflétant la patine naturelle du métal et accentuant les contours et les textures de la sculpture.
    Avec une hauteur totale de 50 cm, cette œuvre est parfaitement dimensionnée pour être exposée sur un devant de buffet ou une étagère, où elle peut devenir un point focal dans n’importe quelle pièce.
    Elle peut également être placée sur un mur, ajoutant une touche d’élégance et de sophistication à l’espace.
  • VENDU
    Superbe sculpture de qualité, grand aigle royal aux ailes déployéesSuperbe sculpture de qualité, grand aigle royal aux ailes déployées

    Superbe sculpture de qualité, grand aigle royal aux ailes déployées

    La sculpture présentée est une œuvre en bronze massif, exécutée avec une grande finesse et une qualité remarquable.
    Elle représente un aigle majestueux aux ailes déployées, capturant un moment de puissance et de grâce.
    L’aigle est monté sur une colonne richement ornée, ajoutant à l’élégance et à la sophistication de la pièce.
    L’aigle est sculpté avec un souci du détail exceptionnel.
    Chaque plume de ses ailes est minutieusement représentée, donnant une impression de réalisme et de mouvement.
    Le corps de l’aigle est robuste et bien proportionné, avec des serres acérées et un regard perçant, symbolisant la force et la liberté.
    La tête de l’aigle est légèrement tournée, comme s’il scrutait l’horizon, ajoutant une dynamique à la sculpture.
    La colonne sur laquelle l’aigle est perché est également un élément clé de cette œuvre.
    Elle est richement sculptée avec des motifs floraux et géométriques, apportant une touche de raffinement et de complexité.
    La base de la colonne est large et stable, assurant un bon équilibre à l’ensemble de la sculpture.
    Les détails des sculptures sur la colonne sont tout aussi impressionnants, avec des reliefs profonds et des textures variées qui captent la lumière de manière subtile.
    La sculpture dans son ensemble pèse environ 8 kg, ce qui témoigne de sa solidité et de sa robustesse.
  • VENDU
    "Talisman" est une œuvre remarquable d'Emmanuel Villanis (1858-1904)

    « Talisman » est une œuvre remarquable d’Emmanuel Villanis (1858-1904)

    « Talisman » est une œuvre remarquable d’Emmanuel Villanis (1858-1904), un sculpteur français dont le talent a marqué la fin du XIXe et le début du XXe siècle.
    Cette sculpture en bronze à patine médaille, datant d’environ 1900, est un témoignage de l’art raffiné et de la maîtrise technique de Villanis.
    La sculpture représente une figure féminine allongée, dont la posture évoque une grâce et une sérénité intemporelles.
    La femme est dépeinte dans une position de repos, les yeux fermés, comme plongée dans un sommeil paisible ou une méditation profonde. Ses traits sont finement ciselés, révélant une expression de calme et de tranquillité.
    Les détails de son visage, notamment les paupières closes et les lèvres légèrement entrouvertes, ajoutent une dimension de réalisme et de vulnérabilité à l’œuvre.
    Le corps de la femme est drapé dans une étoffe fluide qui épouse ses formes avec élégance.
    Les plis du tissu sont rendus avec une grande précision, donnant l’impression de mouvement et de légèreté.
    La patine médaille, une technique de finition qui confère au bronze une apparence dorée et lumineuse, accentue les contours et les volumes de la sculpture, créant un jeu subtil de lumière et d’ombre.
    La signature de Villanis et le cachet de la « Fonderie de Paris » sont visibles sur la sculpture, attestant de son authenticité et de sa provenance. La « Fonderie de Paris » était renommée pour la qualité de ses épreuves en bronze, et la présence de son cachet est un gage de l’excellence technique de l’œuvre.
    La hauteur de la sculpture, 59 cm, en fait une pièce imposante, destinée à être admirée de près.
  • VENDU
    Une Éclatante Paire de Bougeoirs Anciens en Bronze Doré et ArgentéUne Éclatante Paire de Bougeoirs Anciens en Bronze Doré et Argenté

    Une éclatante paire de bougeoirs anciens en bronze doré et argenté

    Une Éclatante Paire de Bougeoirs Anciens en Bronze Doré et Argenté – Témoins du Raffinement du XIXe Siècle
    Plongez dans l’élégance intemporelle du XIXe siècle avec cette magnifique paire de bougeoirs anciens en bronze doré et argenté.
    Ces pièces remarquables illustrent l’excellence artistique et le savoir-faire exceptionnel des artisans de l’époque.
    Parfaitement conservées, elles représentent non seulement des objets utilitaires, mais également de véritables œuvres d’art, témoins du style néo-classique en vogue à cette époque.
    Une Composition Harmonieuse
    Chaque bougeoir est conçu pour accueillir deux bougies, une configuration qui ajoute une dimension symétrique et équilibrée à leur design. Les bras qui soutiennent les porte-bougies sont élégamment sculptés et ornés de chaînes décoratives finement travaillées, témoignant de la minutie des détails propres à l’artisanat du XIXe siècle.
    Ces chaînes, d’une délicatesse, relient les différents éléments de manière à la fois fonctionnelle et décorative, accentuant l’harmonie visuelle de l’ensemble.
    L’Éclat des Figures Néo-Classiques
    Au cœur du design, des personnages féminins sculptés dans un style néo-classique dominent la composition.
    Ces figures gracieuses, inspirées de l’Antiquité, incarnent le raffinement et la sophistication de leur époque.
    Drapées dans des étoffes délicatement travaillées et rehaussées de dorures, elles se tiennent dans des poses dynamiques, donnant vie et mouvement à l’ensemble.
    Les visages finement ciselés, empreints de douceur et d’expression, traduisent une maîtrise exceptionnelle dans la sculpture du bronze.
    Ces figures ne sont pas seulement des éléments décoratifs, mais elles apportent une narration subtile, rappelant les mythes et légendes antiques.
    Elles tiennent en hauteur les bras soutenant les bougies, leur posture conférant une majesté naturelle à l’ensemble.
    Une Base d’une Richesse Exceptionnelle
    Les bougeoirs reposent sur des bases solidement travaillées, elles-mêmes décorées avec une grande richesse.
    Ces bases sont ornées de motifs floraux et géométriques délicats, caractéristiques des tendances ornementales du XIXe siècle.
    Les pieds courbés, à la fois élégants et robustes, offrent une stabilité impeccable tout en apportant une touche supplémentaire de raffinement.
    L’Alliance Parfaite entre Esthétique et Fonctionnalité
    Au-delà de leur aspect décoratif, ces bougeoirs témoignent d’une fonctionnalité parfaitement pensée.
    Le choix des matériaux – bronze doré et argenté – ne reflète pas seulement une recherche esthétique, mais aussi une durabilité exceptionnelle.
    Cette combinaison de matériaux crée un contraste visuel saisissant, renforçant leur attrait.
    Ces bougeoirs sont idéals pour illuminer une table ou une cheminée, apportant une ambiance chaleureuse et sophistiquée à n’importe quel intérieur.
    Leur design intemporel permet une intégration harmonieuse dans des décors classiques comme modernes, tout en racontant une histoire riche et fascinante.
    Une Pièce de Collection
    Cette paire de bougeoirs constitue un ajout inestimable pour les amateurs et collectionneurs de mobilier d’époque.
    Elle incarne l’alliance parfaite entre l’art et l’artisanat, offrant une fenêtre sur le savoir-faire et l’esthétique du XIXe siècle.
  • Hermann Haase-Ilsenburg (1869-1960), l'enlèvement d'Europe, sculpture bronzeHermann Haase-Ilsenburg (1869-1960), l'enlèvement d'Europe, sculpture bronze

    Hermann Haase-Ilsenburg (1869-1960), l’enlèvement d’Europe, sculpture bronze

    2500,00 
    Je vous présente une sculpture en bronze exceptionnelle, une création captivante qui illustre l’histoire mythique d’Europe, la belle princesse phénicienne enlevée par Zeus, le roi des dieux de l’Olympe  » L’enlèvement d’Europe « .
    Ce récit fascinant, parmi les plus célèbres de la mythologie gréco-romaine, a inspiré les artistes depuis des siècles.
    Ici, cette légende prend vie dans une interprétation magistrale de l’artiste Hermann Haase-Ilsenburg (1869-1960), un sculpteur allemand renommé, particulièrement apprécié pour ses contributions remarquables dans le style Art déco primitif.
    Un sujet mythologique intemporel
    La légende d’Europe est un symbole puissant de transformation, de beauté et de mystère.
    Dans ce mythe, Zeus se métamorphose en un majestueux taureau blanc pour approcher Europe, la séduire et l’emmener loin de son foyer. Cette scène dramatique, riche en symbolisme, a été maintes fois réinterprétée dans l’histoire de l’art, de la peinture à la sculpture en passant par la littérature et les arts décoratifs.
    Hermann Haase s’inscrit dans cette tradition en offrant une version unique, marquée par une sensibilité contemporaine et une maîtrise technique exceptionnelle.
    Une œuvre d’Art déco primitif
    La sculpture reflète le style Art déco primitif, un mouvement qui conjugue l’élégance moderne et des influences inspirées des cultures anciennes.
    Avec sa patine brune, la surface du bronze capte subtilement la lumière, mettant en valeur les détails soigneusement travaillés.
    Chaque courbe et chaque expression traduisent la maîtrise artistique de Haase.
    La figure repose sur un socle en marbre gris moucheté, ajoutant une base contrastée et raffinée à l’ensemble.
    Ce choix de matériaux confère à la sculpture une stabilité et une sophistication qui enrichissent l’impact visuel global de l’œuvre.
    Hermann Haase-Ilsenburg : un maître sculpteur
    Hermann Haase-Ilsenburg, né en Allemagne en 1869 et décédé en 1960, a marqué le domaine de la sculpture par son talent exceptionnel et sa capacité à capturer l’émotion humaine à travers des formes matérielles.
    Formé dans des académies d’art prestigieuses, il a développé un style personnel mêlant les influences classiques et modernes.
    Son travail se distingue par une attention rigoureuse aux détails, une expressivité saisissante et un sens aigu de l’équilibre formel.
    Il a consacré sa carrière à traduire des récits intemporels et des émotions universelles en œuvres d’art palpables, comme en témoigne cette pièce.
  • VENDU
    Sculpture bronze de la fin du XIXe siècle, représentant Molière assis dans un fauteuil avec la plume à la main, signé Pradier

    Sculpture bronze de la fin du XIXe siècle, représentant Molière assis dans un fauteuil avec la plume à la main, signé Pradier

    1400,00 
    Cette sculpture en bronze de la fin du XIXe siècle, signée Pradier, représente Molière, l’un des plus grands dramaturges français de tous les temps, assis dans un fauteuil, une plume à la main. Avec ses dimensions relativement modestes de 26 cm de haut, cette pièce se distingue par la précision de ses détails et l’expressivité de sa posture, qui incarnent l’essence même de l’artiste pensif et créatif.
    Le personnage principal de la sculpture est Molière, vêtu de manière élégante avec une longue robe aux plis riches et fluides. L’attention aux détails est frappante, chaque pli de son vêtement étant soigneusement travaillé pour donner une impression de mouvement et de réalisme. La texture du tissu est finement ciselée, créant une juxtaposition entre la douceur de la robe et la dureté du bronze, matériau utilisé pour la réalisation de l’œuvre. Le bronze patiné confère à la sculpture une profondeur et une chaleur qui accentuent son caractère solennel. Molière est représenté dans une posture contemplative, avec la tête appuyée sur sa main gauche, le regard vague, comme s’il était en plein processus créatif ou en réflexion profonde.
    L’autre main de Molière tient une plume, symbole indéniable de son métier d’écrivain. La plume, représentée avec une finesse délicate, renforce l’idée que cette sculpture capture un moment de création intellectuelle. Ce détail évoque non seulement la carrière prolifique de Molière, mais aussi son rôle primordial dans l’histoire de la littérature et du théâtre. Molière est connu pour avoir écrit certaines des plus grandes pièces de théâtre comique de l’histoire, telles que *Le Malade imaginaire*, *Tartuffe* et *L’Avare*. Sa plume, ici mise en avant, est l’instrument par lequel il a marqué de manière indélébile le patrimoine culturel français.
    Le fauteuil sur lequel Molière est assis est lui aussi une œuvre d’art en soi. De style classique, il est richement décoré avec des motifs sculptés qui démontrent l’expertise du sculpteur. La base du fauteuil, ornée de franges et de motifs géométriques, porte également la signature de Pradier, gravée de manière lisible, affirmant ainsi l’authenticité et la qualité artistique de l’œuvre. Jean-Jacques Pradier, sculpteur de renom du XIXe siècle, est célèbre pour ses œuvres d’une grande finesse et son talent pour capturer les détails anatomiques et textiles de ses sujets.
    Cette sculpture reflète parfaitement les tendances artistiques du XIXe siècle, marquées par un retour à des formes classiques et une admiration pour les grands hommes de lettres et d’art. L’art de cette période met souvent en avant les personnages historiques dans des poses héroïques ou méditatives, et cette œuvre ne fait pas exception. Molière est ici montré non pas comme un comédien sur scène, mais comme un penseur, un créateur dans un moment d’introspection. Cette représentation statique mais intense nous rappelle que l’éclat de ses œuvres vient avant tout de son génie créatif.
    Le choix de représenter Molière dans un tel moment de quiétude intellectuelle témoigne également de la manière dont la fin du XIXe siècle a vu une réévaluation de la figure de l’écrivain. Molière, autrefois acteur et auteur comique, est ici érigé au rang de penseur profond, presque philosophe, soulignant la dimension intellectuelle de son travail.
    Enfin, cette œuvre illustre également le savoir-faire technique des sculpteurs de cette époque.
  • VENDU
    Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé représentant le buste d'un homme dénudé et musclé, Antiquités et BrocanteEpreuve en bronze à patine brun vert nuancé représentant le buste d'un homme dénudé et musclé, Antiquités et Brocante

    Bronze à patine brun vert nuancé, buste d’un homme dénudé et musclé

    L’épreuve en bronze à patine brun vert nuancé représente le buste d’un homme dénudé et musclé. Cette sculpture captivante est une fonte d’édition, signée et réalisée par Pierre Chenet, un artiste renommé. Chenet possède une fonderie d’art à Apt, où il se consacre principalement à la création d’œuvres animalières. Cependant, cette pièce montre sa capacité à capturer la beauté et la force du corps humain avec une grande précision et sensibilité.
    Pierre Chenet est un maître dans l’art de la patine, et bien que ses éditions en bronze soient nombreuses, il confère à chaque pièce une patine particulière, rendant chacune unique. La patine brun vert nuancé de cette sculpture apporte une profondeur et une richesse de ton qui accentuent les détails de la musculature et les contours du visage. La technique de patine utilisée par Chenet donne à cette œuvre une apparence vivante et dynamique, reflétant la lumière de manière subtile et élégante.
    Cette sculpture date du XXe siècle et est en bon état général, ce qui témoigne de la qualité et de la durabilité du travail de Chenet. Le buste a des dimensions imposantes avec une largeur de 17 cm, une hauteur de 48 cm et une profondeur de 15 cm. Ces dimensions, associées à la qualité de la patine et à la précision des détails, lui confèrent une présence majestueuse et impressionnante. La musculature est finement travaillée, chaque courbe et chaque saillie sont rendues avec un réalisme saisissant. L’expression du visage est également remarquablement détaillée, capturant une intensité et une sérénité qui ajoutent à l’impact visuel de la pièce.
    Pierre Chenet, bien que principalement connu pour ses sculptures animalières, démontre à travers ce buste son talent polyvalent. Il est capable de capturer non seulement l’essence des animaux, mais aussi la beauté et la force du corps humain. Cette œuvre est un excellent exemple de sa capacité à transposer son expertise en sculpture animalière à la représentation humaine, en maintenant un niveau de détail et de réalisme exceptionnel.
    La patine brun vert nuancé choisie par Chenet pour cette sculpture est particulièrement réussie. Elle apporte une richesse de couleur qui met en valeur les détails de la sculpture tout en ajoutant une dimension de profondeur et de texture.
    La patine est appliquée avec une grande maîtrise, créant des variations subtiles de couleur et de ton qui rendent chaque pièce unique. Cela témoigne du savoir-faire artisanal de Chenet et de son engagement à créer des œuvres d’art uniques et de haute qualité.
  • VENDU
    Alexandre Falguière (1831-1900) sculpture en bronze de Diane, Antiquités et brocanteAlexandre Falguière (1831-1900) sculpture en bronze de Diane, Antiquités et brocante

    Alexandre Falguière (1831-1900) sculpture en bronze de Diane, déesse Romaine

    Alexandre Falguière : Un Maître de la Sculpture Française
    Alexandre Falguière, né Jean Alexandre Joseph Falguière le 7 septembre 1831 à Toulouse et décédé le 20 avril 1900 à Paris, est une figure emblématique de la sculpture française du XIXe siècle. Il a marqué son époque par son talent exceptionnel, son inventivité artistique et son influence durable sur les générations suivantes de sculpteurs.
    Jeunesse et Formation
    Falguière a grandi dans une famille modeste. Très tôt, il montre un intérêt marqué pour les arts. Son talent est rapidement remarqué, et il reçoit une bourse pour étudier à l’École des Beaux-Arts de Toulouse, où il se forme sous la direction de sculpteurs locaux. À 18 ans, il part pour Paris pour poursuivre sa formation à l’École des Beaux-Arts de Paris, une institution prestigieuse qui forme les plus grands artistes de l’époque.
    En 1859, Falguière remporte le grand prix de Rome de sculpture pour son bas-relief « Méphistophélès apparaissant à Faust dans son cabinet ». Ce prix lui permet de séjourner à la Villa Médicis à Rome, où il s’imprègne de l’art classique et de la Renaissance italienne, influençant durablement son style. À son retour en France, il commence à exposer régulièrement au Salon, où ses œuvres attirent l’attention du public et des critiques.
    En 1864, il réalise « Le Vainqueur au combat de coqs », une sculpture en bronze qui remporte un immense succès et le propulse au premier plan de la scène artistique. Cette œuvre, caractérisée par son dynamisme et sa précision anatomique, révèle son talent pour capter le mouvement et l’émotion.
    Œuvres Majeures
    Parmi ses œuvres les plus célèbres figure « Diane Chasseresse » (1882), une sculpture en bronze patiné représentant la déesse de la chasse, Diane, en buste. Cette œuvre, signée et portant le cachet du fondeur «Thiébaut Frères fondeurs Paris», est remarquable par sa finesse et son élégance. Falguière excelle dans l’art de rendre la beauté et la grâce féminine tout en respectant les canons classiques de la sculpture.
    Enseignement et Influence
    Au-delà de sa carrière de sculpteur, Falguière a joué un rôle crucial en tant qu’enseignant. En 1882, il devient professeur à l’École des Beaux-Arts de Paris, où il forme de nombreux élèves qui deviendront à leur tour des sculpteurs renommés. Son enseignement, basé sur une solide compréhension de l’anatomie et du mouvement, a influencé une génération entière d’artistes.

     

  • VENDU
    Statue en bronze représentant un buste de femme élégante, signé de Eugene RousseauStatue en bronze représentant un buste de femme élégante, signé de Eugene Rousseau

    Buste bronze de Eugène Rousseau représentant une élégante

    650,00 
    Cette belle statue en bronze représente un buste de femme élégante, signée par l’artiste Eugène Rousseau. Elle mesure 44 cm de hauteur et date du 19e siècle. La sculpture est notable pour sa patine brune, qui présente des reflets de brillance, ajoutant une profondeur et une richesse à la pièce.
    Description de l’œuvre
    Le buste montre une femme gracieuse et raffinée, caractéristique de l’époque romantique. Les détails minutieux de la coiffure et des vêtements révèlent une grande maîtrise technique. Les cheveux de la femme sont coiffés de manière complexe, avec des mèches élaborées qui encadrent son visage. Son expression sereine et ses yeux fermés ajoutent une sensation de calme et de contemplation à l’œuvre.
    Signature et authenticité
    La signature d’Eugène Rousseau est présente sur la statue, attestant de son authenticité. Rousseau, connu pour ses œuvres en bronze, était un artiste respecté au 19e siècle. Sa capacité à capturer l’essence et la beauté de ses sujets est bien illustrée dans cette sculpture.
    Patine et esthétique
    La patine brune de cette sculpture est particulièrement remarquable. Au fil du temps, la patine s’est développée, donnant à la pièce une brillance subtile qui accentue les détails sculpturaux. Cette patine est un signe de la qualité et de l’âge de la pièce, ajoutant à sa valeur historique et artistique.
    Contexte historique
    Le 19e siècle était une période de grande innovation et de changement dans l’art, avec l’émergence de styles tels que le romantisme et le réalisme. Les artistes de cette époque, comme Rousseau, étaient influencés par les idéaux de la beauté classique et la recherche de la perfection formelle. Les bustes, en particulier, étaient populaires car ils permettaient de capturer l’essence et le caractère des individus de manière intime et personnelle.
    Importance de l’œuvre
    Cette statue est non seulement un exemple de l’habileté technique de Rousseau, mais aussi un reflet des valeurs esthétiques de son époque. Le buste de femme qu’il a créé représente une combinaison de grâce, de beauté et de tranquillité, caractéristiques prisées dans l’art du 19e siècle. La finesse des détails et la qualité de la patine font de cette pièce un ajout précieux à toute collection d’art ou musée.
    En somme, ce buste en bronze signé Eugène Rousseau est une œuvre d’art magnifique et raffinée. La qualité de la patine, la précision des détails et l’élégance générale de la sculpture en font un exemple remarquable de l’art du 19e siècle. 
  • Sculpture bronze, antiquités brocante de Normandie

    Porteur d’eau Tunisien par Jean Didier Debut (1824-1893)

    900,00 
    Porteur d’eau Tunisien par Jean Didier Debut (1824-1893) est une sculpture orientaliste en bronze qui illustre parfaitement le goût du XIXe siècle pour l’exotisme et l’art détaillé. Cette œuvre mesure 32 cm sans son socle en marbre, qui ajoute 4 cm de hauteur et mesure 15 cm de largeur, offrant ainsi une stabilité optimale et un équilibre visuel harmonieux.
    Jean Didier Debut, sculpteur français renommé, a su capturer l’essence de la vie quotidienne en Tunisie à travers cette représentation du porteur d’eau. Cette figure emblématique transporte des récipients d’eau, une scène courante dans les rues animées de la Tunisie de l’époque. Le porteur d’eau est vêtu de manière traditionnelle, ses vêtements finement sculptés révélant une attention méticuleuse aux détails et aux textures. Cette minutie permet de percevoir les plis du tissu, la musculature du porteur et même les expressions subtiles de son visage, ajoutant une dimension de réalisme et d’authenticité à l’œuvre.
    Le bronze, matériau de choix pour Debut, permet une restitution fidèle des détails les plus fins et offre une durabilité qui traverse les âges. Le socle en marbre, non seulement améliore la présentation de la sculpture, mais apporte également une touche de sophistication et de noblesse. Le contraste entre la texture lisse et froide du marbre et la chaleur patinée du bronze crée un effet visuel saisissant, rehaussant la beauté de l’œuvre.
    L’œuvre de Debut s’inscrit dans le mouvement orientaliste, qui a connu une grande popularité au XIXe siècle en Europe. Ce mouvement artistique et littéraire se caractérisait par une fascination pour les cultures et les paysages de l’Orient, souvent idéalisés et romancés. Les artistes orientalistes, tels que Debut, cherchaient à capturer et à transmettre l’exotisme et le mystère de ces contrées lointaines à travers leurs créations. La sculpture Porteur d’eau Tunisien témoigne de cet engouement pour l’Orient, offrant une vision à la fois poétique et réaliste de la vie en Afrique du Nord.